洗脑百万网友,《大展宏图》做了啥?

500

华语乐坛洗脑神曲又双叒叕更新了。

先是有憋佬仔的《八方来财》,现在又来了个《大展宏图》。

歌词里堆砌着“财源广进”“步步高升”,旋律仿佛由电子木鱼和赛博铜钱声合成。

歌词直白、旋律简单、节奏魔性。

这些被称为“洗脑神曲”的作品,正以流水线式的速度更新换代,成为互联网时代华语乐坛的“新顶流”。

500

乐坛正在批量生产洗脑歌?

要说这些歌有多火呢?

这个主唱已经超过周杰伦了。

在这之前谁能想到,在Spotify超越周杰伦的会是一个说唱歌手。

500

早期的《小苹果》《最炫民族风》至少还在歌颂爱情或生活,如今的《大展宏图》却直奔主题.

用简单粗暴的吉利话和重复鼓点,精准狙击人们对“暴富”的集体渴望。

500

《大展宏图》是怎么洗脑大家的?

无外乎这几个点。

首先是他的鼓点非常魔性。

简单、重复、高频,像一台永动机般在耳边循环敲打。

这种节奏设计直接触发人类的“听觉本能”,让人不自觉地抖腿、点头。

甚至产生“听多了头疼但停不下来”的戒断反应。

500

其次加入了中国风的元素,一直在循环一个节奏。

最直观的感受就是听完上句就能哼出下句,刚高潮就猜到了结尾。

旋律重复到“听一遍就刻进DNA”。

这种混搭看似违和,却恰好戳中大众对“传统吉祥话”的集体无意识。

500

更不要说那洗脑的歌词了。

“大展宏图!财源广进!”

歌词宛如春节对联的Ctrl+C/V,用最直白的口号完成最粗暴的洗脑。

吉祥话的天然亲和力让听众自动降低审美防线。

500

音乐不再需要复杂的艺术性,只需要一个足够“抓耳”的片段。

不是说这些歌不好,但你至少无法用旋律感强来形容它们,就算有旋律,也没有把旋律用作强有力的表达工具。

尽管业内对“洗脑神曲”褒贬不一,但不可否认,它们占据了大众娱乐的真空地带。

你可能会说,这种歌的风格就是如此,本身就不应该有旋律。

但这正是我想提出的问题——

旋律过时了吗?

 

500

洗脑歌为什么抛弃旋律?

其实流行音乐并不总是缺少旋律,但某个时间点,流行乐发现了 hook 的强大,以及重复 hook 的洗脑性。

Hook 本意是钩子,在音乐中指的是一首歌特别能勾住人的地方,一听到就让人特别洗脑,能够一下达到爽点。

500

写一首好歌是非常耗时间的,但是 hook 不一样,它的投入产出比极高

它不讲究这首歌作为一个音乐作品有多好,而是只要有一个能抓住注意力的 hook,就是一首成功的曲子。

尤其是在今天,时间被压缩,短小的 hook 比长的 chorus 更灵活,更利于病毒传播。

举个例子,《Seven Nation Army》。

这首歌就是一个简单的吉他 hook,用一个效果器让吉他的音域变得很低,听起来像贝斯。

本来这是乐队 The White Stripes 的歌,但因为这个hook,它就火了,变成球场chant。

所以现在的创作者都是按照这个标准去创作。

像《爱情买卖》《你牛什么牛》,它们一定是四四拍,不会使用切分音、三连音这种节奏难度相对较高的律动来处理音符,基本全程都是四分音符、两个八分音符这样的组合,连十六分音符都极少涉及,且大多在第一拍进入。

500

这两首歌的核心动机都是1、3、6这三个6级小调音组成

《小苹果》就更简单了,仅靠四分音符+八分音符便完成了整首歌,而且每个段落都是正拍进入:

500

而且旋律使用1-3个音很容易让人跟唱,这就能引发全民效应。

流行歌是需要大众性的,去旋律化的乐句可以很轻松达到这个目标。

就拿《最炫民族风》来说。

最低音(蓝色)和最高音(红色)之间,是11度。音程变化除了个别几处用到三度以上的变化(黄色),主要以二、三度的小跨度常规变化为主:

500

这些都是为传唱服务的。

因为对于没有声乐基础的人来说,舒适音域大概是10-13度左右

所以如果要设计一首全民传唱的爆款神曲,音域跨度就不能超过这个范围,否则可能就会有高音唱不上去、低音低不下来的尴尬,阻碍传播。

而且音程也要尽量单一,不能按级进+跳进那么设计,想想看,一句二、三度小范围变化的旋律,突然来个五度大跳,一般人会很难适应。

500

而且目前的音乐趋势也是节奏取代旋律成为核心。

音乐的组成元素包括旋律、节奏、和声。

虽然从理论上看旋律的组合是无限的,但好听的旋律组合却是有限的

比如 4 这个音,就很难用在开头,有的话大部分也是下行接 3,这是由这个音的性质决定的。

500

至于#1、3♭、#4、#5、7♭这几个音,基本不可能拿来开头。因为就不好听,很难展开去写旋律。

可能在爵士里我们会追求不和谐感,但对于流行音乐来说,顺耳度是很重要的,经过这么多年的发展,很多好的旋律已经被前人写完了,后人再想创作出经典的旋律是很困难的。

500

这就是为什么我们总能听到一些很像的旋律。

在这种情况下,音乐人就转向了节奏。

因为相比于和弦和旋律,节奏更能彰显个人风格。

就像五条人,他们喜欢用密集的节奏,以及短促的切分、延音、连音等等,让旋律产生一种似说似唱的感觉。

对比一下伍佰版和五条人版的《Last Dance》,就会非常明显。

伍佰的原版,都是节奏均匀的八分音符,很平稳:

500

而五条人版的,将节奏切分成十六分音符,更有舞的律动感:

500

一首歌的空间是有限的,如果中心让步给了节奏,旋律自然就少了。

尤其是像 Billie 这种,本身的节拍就是不规则的,这时候如果主旋律写的特别复杂,就很容易跟节奏打架。

500

洗脑神曲不在乎创作人?

并不是说去旋律化不好,每个时代都有自己的风向标,只是在这个只靠 hook 和 beat 的时代,我们的音乐越来越单一。

而且我们会越来越不在乎歌手是谁。

虽然听众才是歌曲好坏的评审官,但是对于音乐公司来说,这种方式是有风险的。

因为把一个歌手从幕后推到舞台上的花费已经高出天际,靠听众决定歌手的好坏,就像是赌博,他们可能会血本无归。

500

与其找一个有才华的歌手,还不如找张年轻漂亮的脸,然后通过曝光效应像洗脑一样的强迫观众喜欢他们,这样才能降低财务上的风险。

⌈曝光效应⌋ 指的是人们会喜欢上经常看到或者听到的东西。

所以相比于演唱,你会看到他们更频繁地出现在影视剧和各种综艺上,娱乐公司花了大笔的钱,确保这些人出现在每一个地方,你根本没有办法逃离魔掌。

500

音乐制作方式的转变也加速了歌红人不红的现象。

这一点在偶像歌手身上最为明显,尤其是韩国,他们的作曲策略就是群体作战

制作公司不会花钱买 beat,他们直接把看上的 beatmaker“加进群聊”,一起组成制作 camp。

500

2NE1和Will.I.AM

Wiil.I.Am是黑眼豆豆创始人,手握7座格莱美

就像少女时代的《I Got A Boy》,光是词曲栏就有36个名字,制作人栏也有15个,而且这些人的国籍几乎覆盖了半个地球。

这种合作模式是将所有音乐人的想法都融合在一起,每一个人专注于自己擅长的那部分。

所以你会在一首歌里听到很多音乐元素,这是非常新奇的体验。

比如《I Got A Boy》就包含Hip-hop,Pop Rock,EDM,Bubblegum Pop和现代R&B五种风格。

不仅在billboard美国区拿下冠军,还连番被时代杂志和滚石杂志安排了封面,甚至还被B榜官网评选为“定义了十年的歌曲”。

500

在这种情况下,制作公司当然不会在乎歌手是谁,因为这首歌一定会火。

至于演绎者,谁都无所谓,反正公司肯定能赚到钱。

在今天,音乐的功能也变了,它是 BGM 而非独立的作品。

很多时候音乐是作为影视剧和游戏的配乐出现的,是那些更综合的艺术形式中的一环,也就是说它越来越需要一个场景

500

这个变化不仅会影响创作,也会改变歌曲生产的方式。

因为适用场景越百搭的歌才越容易火,而这种歌一般都比较口水。

歌曲分发方式的改变也让好歌更难被人们找到了。

500

过去的发歌成本很高,从词曲创作到前期宣传、渠道分发,每一步都花费不菲,听众也是真金白银地买唱片,而且都是线下渠道,成本更高。

高成本的支持自然会期待高质量的回报,这本身就是一种监督和制约。

500

但现在各种技术的出现让出歌成本变低了,每个人都能做歌,还可以免费发布在任何平台。

这些歌也不用收费,听众的支持成本很低,所以歌曲的质量不用太高,旋律也不需要多复杂,只要还可以,就能火。

就算难听也不会被骂的很惨,直接退出就行。

500

久而久之,创作和听众就陷入了死循环。

于是,手机里的音乐还是那些老歌,听了一遍又一遍,然后翘首以盼地等待十年前的老将们发歌。

站务

全部专栏